Quantcast
Channel: Cine y TV - Magnet
Viewing all 842 articles
Browse latest View live

Vídeos que demuestran que los gatos tienen todo el talento para ser actores de cine

$
0
0

The Empire Scratches Back

Los gatos e internet son dos conceptos que siempre han ido ligados. Sí, es una realidad, aunque aún luchan por tener la supremacía de la red ante la apabullante presencia del porno. Lo anterior se debe a que es difícil no amar a los gatos, más cuando son parte de acciones que salen de su habitual estilo de vida, sin importar que incluso sean unos verdaderos trolls.

Vídeos de gatos es lo que más podemos encontrar al navegar por internet, esto a pesar de que ya se comprobó que no es lo mejor para su salud, pero vídeos de gatos siendo actores de famosas escenas de películas, la verdad son pocos y la mayoría de mala calidad. Pues esto termina hoy, ya que nos hemos encontrado con cuatro divertidos vídeos que deberían ser suficientes para que los gatos fueron nominados al Oscar.

Pasdidée es la persona responsable de haber montado un canal en YouTube donde hasta el momento ha subido solo unos cuantos vídeos, donde nos presenta a sus gatos como el remplazo perfecto a los actores de famosas películas, como Star Wars Episodio V, El Rey León, Psicosis, y Titanic.

The Empire Scratches Back

Ticatnic

Psycat

El Rey León

En Magnet | Estos genios recrean junto a sus gatos míticas escenas de películas y el resultado es maravilloso


Los Simpsons tienen detalles ocultos llenos de belleza, y un genio se ha dedicado a recopilarlos

$
0
0

Scenic Simpsons

Es difícil mencionar algo de Los Simpsons que no se haya dicho ya. Su importancia dentro de la cultura popular ha trascendido a otros escenarios y sus infinitas referencias son parte importante de la televisión moderna.

Pero sí, aún hay algo en Los Simpsons de lo que no se ha hablado, no al menos de forma masiva o con una gran cantidad de artículos como sus homenajes, predicciones, o visiones acerca de nuestra realidad. Aquí nos referimos a la belleza de los paisajes de Springfield, donde se pueden encontrar desde escenarios llenos de color hasta composiciones abstractas, las cuales han sido recopiladas por primera vez dentro de un maravilloso perfil en Instagram.

Scenic Simpsons

Un héroe anónimo ha decidido captar esas escenas llenas de elementos artísticos y crear 'Scenic Simpsons', un perfil en Instagram que reúne aquellas escenas que han pasado ante nuestros ojos durante todos estos años sin que nos demos cuenta.

Como ya se habrán imaginado, aquí encontraremos capturas de fotogramas de Los Simpsons, donde todo se centra en paisajes y encuadres con cierto valor estético, es decir, ninguna imagen tiene como protagonista a algún personaje de la serie, no al menos como la parte más importante.

El perfil fue creado en mayo de 2016, por lo que podríamos decir que es relativamente nuevo. Todas las imágenes especifican el número de capítulo y temporada a la que pertenecen. Curiosamente sólo abarcan las primeras temporadas donde los colores eran más saturados, las líneas más gruesas y hasta exageradas.

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

Una foto publicada por Scenic Simpsons (@scenic_simpsons) el

En Magnet | Hay un episodio de los Simpson para explicar todo lo que nos está pasando

Las composiciones geométricas detrás de los planos más icónicos de la historia del cine, al descubierto

$
0
0

Children Of

Durante un tiempo, inmediatamente posterior al estreno de Gran Hotel Budapest, una parte de Internet se obsesionó con la geometría y la simetría de los planos de Wes Anderson. La perfección recargada y pastel del director, siempre centrando el plano, fue objeto de análisis en magníficos vídeos y otros productos informativos. Pero el hype simétrico de Anderson no tenía nada de especial: la geometría siempre ha dominado el cine y la ficción televisiva.

Geometry shots, un blog que también es cuenta de Twitter, página de Facebook y cuenta de Instagram, se dedica a revelar la geometría secreta detrás de otros grandes planos de la historia del cine y la TV. En ella podemos explorar cómo las composiciones triangulares encuadran la acción de forma provocativa o cómo la composición de rectángulos es útil para narrar en un plano diferentes historias.

Hay de todo: desde Trainspotting hasta películas tan antiguas y aún fascinantes como Metrópolis. Punto de fuga, lienzos segmentados donde cada elemento de la acción se despliega a sus anchas, planos vertebrados por una imagen diagonal, etcétera. Todo tiene sentido geométrico, pese a que en numerosas ocasiones no seamos capaces de apreciarlo dado el natural ritmo de la narración audiovisual. Un ejercicio divertidísimo.

2001 2001: Una Odisea en el Espacio.
A New Star Wars: Una nueva esperanza.
American American Beauty.
Children Of Hijos de los hombres.
Ciudadano Ciudadano Kane.
Drive Drive.
El El Graduado.
El El Padrino.
El Resplandor El Resplandor.
Eternal Sunshine Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Ex Machina Ex-Machina.
Got Juego de Tronos.
Gran Hotel Budapest Gran Hotel Budapest.
Hannibak Hannibal.
Her Her.
Kill Bill Kill Bill.
Mad Max Mad Max: Fury Road.
Metropolis Metrópolis.
Mr Robot Mr. Robot.
Requiem Por Un Sueno Réquiem por un sueño.
Scott Scott Pilgrim.
Senor De Los Anillos El Señor de los Anillos.
Stand By Me Stand by me.
Stranger Things Stranger Things.
Telefono Rojo Teléfono Rojo: Volamos hacia Moscú.
The Dark Knight The Dark Knight Rises.
The Master The Master.
Trainspotting Trainspotting.

Es el décimo aniversario de Skins y nos vemos en la obligación de recordar sus mejores momentos

$
0
0

Maxresdefault

¿Diez años de la primera emisión de la serie británica Skins? Sí, claramente una muestra de la destrucción del planeta. O más bien, un nuevo y doloroso signo de que los millennials también estamos ya envejeciendo y empezando a ser objetivo de un inminente programa de Cachitos de Hierro y Cromo con clips de Pokémon y canciones de Franz Ferdinand.

Pero precisamente por eso se hace necesario echar la vista atrás y recordar qué nos ofreció uno de los programas dirigidos para adolescentes que más marcó a las audiencias de todo el mundo. El Sensación de Vivir para los nacidos unos años más tarde, un Física o Química hecho con mayor nivel de producción y una delicadeza inusitada en la televisión teen a la hora de definir a los personajes y sus conflictos.

Aquí no vamos a discutir sobre cuál de las tres generaciones de jóvenes ingleses fue superior a las demás porque creemos que con cada tanda pudimos disfrutar de experiencias distintas y compatibles. Ahora sí, sumérgete en la oleada porque llega la ola de la nostalgia.

Skins era una serie que se promocionó como el lado salvaje de los quinceañeros del momento.

Giphy 4

Pero en verdad los chicos no eran tan fiesteros, y la serie trataba más bien de sus problemas cotidianos.

Giphy 20

Problemas de identidad sexual, de conducta social, y sobre todo, un retrato del abandono que infligían los padres y madres sobre los chicos.

Giphy 18

Los jóvenes estaban muy perdidos, pero los adultos tampoco sabían muy bien cómo afrontar la vida. Lo cual es cierto en la ficción y en la realidad.

Sid And Dad Parents Skins

Es imposible no recordar sus impresionantes títulos de crédito.

Sus looks impecables dentro de las distintas corrientes estéticas.

Skins501 001098

O su banda sonora, generacionalmente definidora y a la altura de las mejores músicas de series de la historia.

Pero si algo tenía Skins sobre todas las cosas es a sus personajes.

Giphy 19

Desde Cassie, la criatura que mejor dice "Wow" del mundo.

Giphy 2

Aunque su alegría era una fachada para esconder unos actitudes autodestructivos.

Giphy 17

Hasta Sid, el desastre andante más adorable a ambos lados de Bristol.

Giphy 6

Y hacía todo lo posible por no desmoronarse, como vimos en varias ocasiones.

La relación entre Franky y Mimi nos demostró que la amistad podía cimentarse hasta en los lugares más insospechados.

Giphy

Y Grace y Rich constataron que lo importante en una pareja no son tanto los gustos como la actitud.

Giphy 13

Cook fue el retrato más interesante que ha ofrecido la televisión británica moderna sobre una dimensión de la vida chav.

Giphy 15

Y la Franky de la quinta temporada era la aspiración de todas las chicas "tomboy" de Internet.

Giphy 1

Aunque el corazón de la mayoría de espectadores estuviera con Effy.

Giphy 7

Y su manera de destilar actitud y juicios sin decir apenas una palabra.

Giphy 8

Además, el triángulo amoroso de Effy, Cook y Freddie nos mantuvo en vilo durante varios episodios.

Giphy 14

Hay decenas de pequeños momentos inolvidables. Como el surrealista camino de Chris al cementerio.

Giphy 10

O como cuando Sid se puso a cantar Cat Stevens en consonancia con todo el mundo.

Giphy 12

Skins fusionó la realidad adolescente con un punto mágico, logrando así que unos personajes verosímiles vivieran historias épicas.

Por eso nunca la olvidaremos del todo.

Sub Buzz 3069 1485269403 6

'Star Wars: The Last Jedi' ya existía, se trata de una fantástica trilogía de cortos hecha por fans

$
0
0

The Last Jedi

Esta semana la iniciamos con la noticia de que el Episodio VIII de Star Wars tendrá el título de 'The Last Jedi'. Esto ha levantado todo tipo de teorías y comentarios, a los que se suman la letras rojas y el misterio de su título en español, que servirá para despejar muchas dudas ya que 'Jedi' se usa indistintamente para plural y singular, así que no sabemos si el título se refiere a un 'último Jedi' o a 'los últimos Jedis'.

Mientras todos se rompían la cabeza tratando de descifrar lo que nos quería decir Disney, surgían conversaciones acerca de que 'The Last Jedi' no era un título original, ya que había sido usado hace varios años atrás en un cómic. Pero eso no es todo, ya que también se descubrió que un grupo de fans uso este título para crear una serie de cortometrajes inspirados en la famosa saga de Lucas.

'El último Jedi'

Como sabemos, Lucas siempre ha tenido una política muy relajada acerca del uso de los elementos que conforman Star Wars, esto ha provocado que los fans tengan la libertad de crear historias basadas en este universo, historias que ha salido en vídeos, novelas, y una gran cantidad de formatos.

Los cortometrajes 'fan-made' se han vuelto muy populares entre los seguidores de Star Wars, incluso aquí ya hemos hablado de varios de ellos donde la calidad tanto de las historias como de la producción han sido muy destacables.

Con el reciente anuncio del título del Episodio VIII, se descubrió que había un especie de trilogía de cortometrajes que eran conocidos como 'The Last Jedi'. Curiosamente estos cortos han sido de lo mejor que han creado los fans, ya que tanto las actuaciones, efectos, e historia son de muy buena calidad.

Los cortos fueron creados en 2014 por la productora Apsis Motion Pictures, quien nos plantea una interesante historia acerca de un pequeño Jedi, que después del asesinato de sus padres descubre que es la última persona con la presencia de la Fuerza en toda la galaxia. Es así como inicia su entrenamiento a través de un holocrón durante varias décadas.

En Xataka | El "sindiós" del universo expandido de 'Star Wars' que se cargó Disney En Magnet | La Fuerza (del cine) está presente en los 7 mejores cortos de Star Wars de 2016

Está pasando algo muy bonito en Internet y es el bromance entre Mads Mikkelsen y Hideo Kojima

$
0
0

kjn

El actor danés Mads Mikkelsen es gracioso. Es gracioso porque es la elegancia personalizada y a pesar de ello a veces le dan papeles de cine de villano de opereta, entuerto del que sale por sus divertidas expresiones, que parecen demostrar que es consciente de lo que hace en todo momento. Y también porque es el maldito Hannibal Lecter.

El diseñador de videojuegos japonés Hideo Kojima también es gracioso. Lo es porque sus juegos tienen momentos audazmente divertidos, porque sus declaraciones a prensa rozan la parodia de la megalomanía. Porque tan grande como él lo es el culto que hay en torno a su figura. Y es gracioso porque no. Envejece. Nunca.

Respetamos enormemente el importantísimo trabajo de Mikkelsen y Kojima, pero con su permiso, su periplo de promoción en suelo nipón de estos días es de lo más cómico que hemos visto en tiempo. Da igual lo que hagan juntos estos dos tipos, cada ínfimo tuit, cada foto que nos está llegando de su promoción del próximo videojuego de Kojima y del estreno de Doctor Strange en el país oriental por redes sociales se nos despierta ese sentimiento de jolgorio propio de los memes en estado bruto. Esto no sólo lo pensamos nosotros, lo está pensando ya medio Internet.

Especialmente en plataformas queridas por los fandoms. Especialmente entre los círculos de aficionados a los videojuegos y el cine. Hay un nosequé instintivo entre los seguidores de Mikkelsen que hacen que al verle vestir un kimono se desate la histeria interna. Diseñador y actor en una misma foto sosteniendo vasos de sake es un desencadenante perfecto de hiperventilación.

Por supuesto, la pareja sabe perfectamente el efecto que provoca entre sus fieles. Están jugando con sus sentimientos. Y la gente está encantada. Esas informaciones que están desvelando sobre Death Stranding, el proyecto en el que van a colaborar, corren el riesgo de quedar eclipsadas por el brillo de sus miradas de acero. Puede que nadie recuerde en qué consistió aquel viaje dentro de unos meses. Pero para la posteridad nos quedan esas imágenes de dúo de Hombres Válidos cimentando su amistad para gloria de toda la humanidad.

La primera película animada hecha sólo con pinturas cuenta la vida de Van Gogh y luce increíble

$
0
0

Van Gogh

Hay numerosas películas que explican la historia personal de Van Gogh, su tráfica existencia y la relación directa con sus emblemáticos cuadros, pero ninguna de ellas la cuentan a través de óleos sobre lienzos. Loving Vincent sí.

Bienvenidos al último hito de la animación. El proyecto, que acumula más de seis años de trabajo a sus espaldas, es una película animada con cuadros pintados al modo del histórico maestro neerlandés. Yup: cada escena, cada encuadre, cada movimiento de los personajes se ha pintado sobre un óleo sobre lienzo, tal y como lo hiciera en su momento Van Gogh. Es una película pintada, literalmente, en toda su extensión, y luce increíble.

El proyecto, como se explica aquí, surge de la mente de su directora, Dorota Kobiela, apasionada tanto por la vida de Van Gogh. Kobiela quería realizar una película animada que contara la vida del maestro a través de sus pinturas, pero era consciente de que cualquier animación palidecería frente a sus lienzos. Así que ideó la película pintada, una animación donde los cuadros de Van Gogh sirven de escenario y proporcionan a los personajes.

115 pintores para 900 lienzos animados

Kobiela obutvo el apoyo de BreakThru Films, una productora galardonada con un Oscar por su trabajo en Peter and the Wolf y accedió a un presupuesto lo suficientemente abultado como para ejecutar su ambicioso proyecto.

Desde entonces, la película se está desarrollando en dos niveles. Por un lado, de forma tradicional dentro de la animación: los actores interpretan su papel sobre un fondo verde o en escenarios similares a los cuadros de Van Gogh y después un equipo de animación aplica CGI para convertirla en una historia animada. Lo interesante viene ahora: luego, un equipo de 115 pintores de todo el mundo traduce cada escena en un lienzo, en un plano real.

Pintan el movimiento de los frames, ausente en las obras de Van Gogh. Y lo hacen imitando el estilo del maestro.

No sólo eso: dado que no pueden (ni quieren) inventarse un cuadro de Van Gogh, todas las escenas surgen de los cuadros pintados en su momento por el autor (el archivo es monumental). El proceso, resumido: los actores y el equipo de animación recrean un cuadro de Van Gogh para que, después, esa recreación se traslade de nuevo a miles de óleos sobre lienzos que imitan las pinturas originales de Van Gogh. Todo para dotarles de vida.

El proceso es una locura y ya hay teaser. Luce así:

Y queremos más, claro.

Un elenco de notables actores

De momento se desconoce cuándo será estrenada, pero se espera que a lo largo de este año. La película no ha escatimado en recursos. Los actores que dan vida a los personajes pintados por Van Gogh a lo largo de su vida tienen talla: entre otros, se pueden contar a Saoirse Ronan, actriz nominada en dos ocasiones al Oscar, o Jerome Flynn, reconocible por su papel en Juego de Tronos, además de Helen McCrory (Harry Poter) o Eleanor Tomlinson (Poldark).

El argumento de la película es la vida de Van Gogh y su muerte, en extrañas circunstancias. Lo que conlleva algunas preguntas. ¿qué pasa con todas esas escenas de su vida que no fueron pintadas por él mismo? Pese a que Van Gogh fue un hombre altamente referencial, que se dedicó a narrar su vida y la de los personajes que le rodeaban, siempre habrá aspectos de su relato que no hayan quedado inmortalizados en cuadros.

Esas escenas, que tienen que existir en la película, se han realizado imitando el aspecto de fotografías antiguas, en blanco y negro, manteniendo estilos y trazos de Van Gogh. Ante la negativa de crear nuevos cuadros de Van Gogh que no existen en la realidad, el equipo de producción y de pintores recrean escenas (pintadas) como si fueran flashbacks en blanco y negro. Otros cuadros y escenas sí presentes en la obra de Vincent han tenido que ser ampliadas, transformadas o interpretadas desde otras perspectivas.

El resultado: más de 62.000 frames repartidos a lo largo de casi 900 lienzos. Un trabajo titánico no sólo por el proceso narrado anteriormente, sino por la forma de dotar de movimiento a los cuadros: cada lienzo puede contar con más de una veintena de movimientos que han de ser pintados y corregidos sobre el lienzo base. Trabajo de chinos, pero tiene recompensa.

¿Merecerá la pena? Por lo visto en los teaser, en la web de la película y en el tráiler, sí. Al menos visualmente. Si quieres saber más sobre el proyecto, en este vídeo de seis minutos la propia productora lo explica en profundidad. Ah, y si quieres comprar alguno de los lienzos, puedes hacerlo aquí (muchos ya se han vendido, quedan otros por salir).

Algunas imágenes de los lienzos empleados

Actores

Cuadro

Cuadro2

Cuadro3

Cuadro5

Cuadro4

Cuadro6

Cuadro7

Di sí a la tradición de todos los años: los pósters honestos de los Oscars de 2017

$
0
0

Portada

Hay al menos dos tradiciones anuales recientes cuando llegan las nominaciones a los Oscar. Analizar la presencia de personas negras y mujeres en las distintas categorías premiadas por la industria y ver si sus porcentajes son suficientes para sacar o no el cartel de #Oscarssowhite (según algunos, este año la Academia se ha portado). La otra, los pósters que nos dicen eso que el cartel oficial de la película no se atreve a decir en alto.

De nuevo TheShiznit.co.uk se ha tomado la molestia de resumirnos miles de minutos de metraje y destilar lo más relevante de cada cinta nominada en una mínima frase. Bueno, habrá quién dirá que lo que hacen en la web no es exactamente un resúmen, sino una reinterpretación en clave de comedia, pero nosotros no estamos de acuerdo. No hay nada más honesto que lo que ellos hacen.

Porque probablemente la película que más premios se lleve este año no sea más que un “escapismo de la realidad”. Y sí, lo último de Scorsese sólo es importante por eso mismo, ser una película del tipo de Casino, sin que nos atraiga lo más mínimo el tema que este año intenta tratar. En los tiempos de Trump, un biopic sobre Jacqueline Kennedy Onassis es dar pie a una glorificación de las figuras políticas de antaño. Y así hasta completar el gran elenco de las películas nominadas este año.

Por aquí te dejamos una selección. Y si quieres ver la galería completa puedes entrar en la web de los autores para completarla.

La Llegada

Arrival El traductor de Google ya no nos puede ayudar. Amy Adams tiene actualmente más probabilidades de descubrir vida alienígena que de ganar un maldito Oscar.

Fences

Fences Fences. Tiene un reparto estupendo, pero se nota a la legua que era una obra de teatro.

Hasta el último hombre

Hacksaw Ridge Hasta el último hombre. Del director que una vez dijo que los judíos son los reponsables de todas las guerras del mundo: Segunda Guerra Mundial. Basado en una entrada de la Wikipedia muy interesante. Logro de cero muertes conseguido.

Comanchería

Hell Or High Water Comprar una casa es duro. Ahora hasta los ladrones de bancos acaban puteados por los bancos.

Figuras Ocultas

Hidden Figures Basada en la vida de tres matemáticas jefazas. La carrera espacial que la NASA no quiere reconocer: Los hombres blancos no lo saben lanzar.

Jackie

Jackie ¿Te acuerdas de cuando la política era algo digno?

La Ciudad de las Estrellas

La La Land Que le jodan a la indignación. Todos necesitamos esto ahora mismo: Nada de Trump. Nada de Farage. Escapa de la realidad (esta película es mejor que tu vida).

Loving

Loving Las esposas negras importan. Gracias al cielo que no se llamaban Richard y Mildred Paloting.

Manchester frente al mar

Manchester "¿Esta peli tiene lugar en Manchester? La defiendo a muerte", dijeron los críticos de Londres. ¿Pensaste que Ben era miserable? Sadfleck segunda parte: Casey Affleck entra al juego.

Moonlight

Moonlight Gays del futuro pasado. De chicos a hombres.

En Dubai son tan, pero tan avanzados que sus bomberos vuelan en jetpacks para apagar incendios

$
0
0

Bombero Dubai

Dubai, ese lugar donde parece que todos los sueños son posibles por más disparatados que parezcan. Un lugar donde se usan coches de lujo como patrullas, los policías están por convertirse en robots, y donde estará ubicada la planta solar térmica más grande y potente jamas construida, aún hay espacio para más.

El Departamento de Defensa Civil de Dubai acaba de publicar un impresionante vídeo donde nos muestran las nuevas capacidades de sus bomberos, quienes ahora lucharán contra los incendios por medio de jetpacks, sí, al más puro estilo de película de acción.

Tal y como si fuera una película de acción

Los jetpacks son un aditamento ampliamente usando en Dubai pero sobretodo para tareas de acrobacias y espectáculos aéreos, pero ahora este tipo de equipamiento será usado por el cuerpo de bomberos, quienes decidieron mostrar su nueva rutina de rescate en un vídeo que posee todo un espectacular montaje.

Como su fuera una producción de Hollywood, el DCD nos plantea una situación donde un coche sufre un incendio en pleno puente, un lugar muy complicado para maniobras de emergencia debido a su ubicación, donde este tipo de accidentes provocan atascos que dificultan la llegada de un camión de bomberos u otro vehículo.

La solución que plantean en Dubai es que el bombero acuda a la zona de emergencia por medio de un jet ski, y una vez al llegar al puente utiliza un jetpack acuático, muy similar a los que usan en las zonas turísticas, para impulsarse con un chorro de agua y poder utilizar su manguera y tratar de controlar el fuego en lo que llega la ayuda.

Este nuevo equipamiento fue anunciado en 2015 con el objetivo de hacer que los bomberos pudieran combatir el fuego en zonas de difícil acceso, como los rascacielos que abundan en la ciudad. Sin embargo, los jetpacks aéreos aún no han entrado en operación, por lo que mientras han decidido ampliar el formato para agua.

En Xataka | En Dubai ya tienen la solución para los incendios en sus rascacielos: Bomberos en JetPack

Cuando el tráiler de una película te engaña sobre lo que luego te vas a encontrar en el cine

$
0
0

Shining

No soy amigo de los tráileres. Entiendo perfectamente que en la campaña de promoción de una película deben existir, y muchas veces son el mayor reclamo para el público indeciso, aquel que sólo se deja convencer por un par de imágenes o el “tema” de determinado film, pero son muchas las veces que un avance destripa demasiadas cosas de la película en cuestión.

En mi caso siempre prefiero el teaser inicial, luego llega la avalancha de tráileres y tráileres que no hacen más que dar el coñazo, pero hay que reconocer que muchos de ellos hacen honor al montaje, una de las partes esenciales del séptimo arte. He elegido tres casos bien distintos para demostrarlo.

Pearl Harbour: mejor que la propia película

Empezamos con aquel tráiler que es mejor que la película, por ejemplo ‘Pearl Harbour’ (id, Michael Bay, 2001), con la que el temible Jerry Bruckheimer quiso emular a James Cameron y el famoso trasatlántico para hacerse con un buen puñado de Oscars. Fracasó en su intento aunque el film hizo una muy buena taquilla. Pienso que esos casi dos minutos y medio son mucho mejores que la película en sí, un coñazo sensiblero donde los haya.

El Bosque: una película que no es

Luego tenemos el caso del tráiler que parece nos vende otro tipo de película a la que nos encontramos al final en la sala de cine, lo cual provoca muchos e innecesarios cabreos entre el personal que ataca al film por dicha razón, lo cual no deja de ser aún más delirante. ‘El bosque’ (‘The Village’, M. Night Shyamalan, 2004) es una de las mejores pruebas al respecto.

El avance hace pensar en una película de terror —recordemos que Shyamalan había hecho tres películas en las que el suspense era primordial—, la obra en sí es otra cosa completamente distinta a lo que el avance nos vende. Nada de terror a pesar de contener una secuencia a ralenti absolutamente espléndida en el uso de la tensión. Sin embargo la verdadera intención del director es otra, y que el film me parezca magistral es tema a parte.

El Resplandor: el tráiler como parodia

Y para terminar, otra demostración, en clave de comedia, de que no hay que fiarse jamás de un tráiler por muy bueno o malo que sea. ‘El resplandor’ (‘The Shinning’, Stanley Kubrick, 1980) es una película que no necesita presentación para nadie. Uno de los hitos del cine de terror, basado en una novela del archiconocido Stephen King, con algunos de los instantes más inquietantes y perturbadores que ha dado el género.

En el vídeo de arriba tenéis un remontaje del tráiler logrando que la película parezca una comedia romántica, y de las repulsivas además. Todo un milagro, que como ocurre siempre, se da en la sala de edición.

Así es el corto que, por primera vez, ha logrado que la realidad virtual esté nominada a un Oscar

$
0
0

Sin Titulo 1

Durante el último año, el vídeo en 360 grados ha empezado a ganar terreno gracias a la gran cantidad de accesorios que han ayudado tanto a capturar imágenes en este formato, como a reproducirlas. Accesorios que van desde gafas de realidad virtual, cámaras, hasta el mismo smartphone, que a día de hoy sigue siendo la herramienta más usada para disfrutar de este tipo de contenido.

En mayo de 2015 Google presentó al mundo 'Spotlight Stories', una forma sencilla y atractiva de acceder a experiencias inmersivas en 360 grados desde nuestro smartphone, y desde entonces se han ido lanzado todo tipo de historias ganado adeptos en todo el mundo. Lo que nadie se esperaba es que una de estas historias fuera nominada la Oscar, convirtiéndose en el primer corto para realidad virtual que recibe este honor.

'Pearl', la relación padre e hija desde el asiento del copiloto

El corto lleva por nombre 'Pearl' y ha sido dirigido por Patrick Osborne, quien curiosamente en 2014 ganó el Oscar por el corto animado 'Feast'. Ahora con 'Pearl' vuelve a estar nominado dentro de la categoría de mejor cortometraje animado, donde también compite contra 'Piper', el que es considerado el mejor corto de Pixar, así que la competencia estará reñida.

La hazaña de 'Pearl' radica en que se trata del primer corto creado para vivir en una experiencia de realidad virtual, y esta podría ser su mayor arma para llevarse la estatuilla. Pero eso no es todo, ya que dejando de lado el mérito tecnológico, también nos encontramos ante una bellísima historia que nos relata la relación de un padre con su hija.

Nosotros nos integramos a la historia como meros espectadores desde el asiento del copiloto, donde vemos pasar las diversas situaciones y la trama con una visión de 360 grados. La historia nos relata como un padre soltero disfruta la vida junta a su hija, esto a pesar de no vivir juntos, donde la música crea esa conexión especial que hace que el espectador se enganche y se sienta parte de esta estrecha relación.

Por supuesto la recomendación es ver el corto desde un smartphone para así poder mover la cámara libremente y disfrutar los detalles de esta maravillosa historia.

Bonus: 'Feast'

Ahora que si se quedaron con ganas de conocer el trabajo de Patrick Osborne, los dejamos con el corto animado ganador del Oscar de 2014, que también es una joya.

El hermoso corto animado sobre el día en que la muerte se enamoró de la vida

$
0
0

The Life Of Death

A lo largo de los años hemos visto miles de representaciones de la muerte, la han pintado bajo todo tipo de características, aspectos y géneros, pero todos coinciden en que muchas veces se trata de un ser solitario que tiene el poder de arrebatar la vida. Y precisamente este poder es el que la convierte en un ser temible al que la mayoría le huye.

¿Pero qué sucedería si un día la muerte decidirá enamorarse de la vida? ¿Es esto posible? 'The Life of Death' es un precioso cortometraje en animación 2D hecho completamente a mano, el cual explora esta posibilidad de una forma magistral y bellísima donde no hacen falta los diálogos.

'The Life of Death'

La animadora holandesa Marsha Onderstijn es la responsable de haber creado esta maravilla, la cual le sirvió como trabajo de graduación en 2012, y que con lo años ha recorrido festivales dejando muy buenos comentarios. Hoy día, Marsha es animadora independiente y diseñadora de storyboards, y trabaja para proyectos comerciales e independientes.

'The Life of Death' es la muestra más clara de su capacidad al momento de animar, apoyándose en técnicas tradicionales que le dan ese aire de calidez que la animación digital no ha podido igualar. Pero como la animación no lo es todo, este corto es el mejor ejemplo de que una buena historia es pieza clave en un trabajo de este tipo.

La historia nos presenta a un tierno ente que porta una máscara en forma de craneo, un ente que transmite tristeza debido a su deseo insaciable de contacto y comunicación. Un día, la muerte se encuentra con un ciervo, el cual hace que la percepción que tiene de la vida cambie, ya que, por primera vez, la muerte se ha enamorado de la vida.

Más información | Marsha Onderstijn En Xataka | Así es el corto que, por primera vez, ha logrado que la realidad virtual esté nominada a un Oscar

Los pósters honestos de los Goya, los títulos que de verdad deberían haber tenido las películas nominadas

$
0
0

Portada1

Un año más nos vuelve a tocar: es la nueva fiesta del cine español. Una gala que, aunque no pretende rivalizar con la ceremonia estadounidense que todos tenemos en mente, debería ser un acontecimiento de glamour, emoción, espectáculo y buenos premios.

Esa es la teoría. Porque luego en la práctica se trata de un evento en el que varios actores que nos suenan vagamente dan premios a tres películas de las que hemos oído hablar y luego otras muchas otras de las que no tenemos ni idea. Lo cual tiene todo el sentido, si tenemos en cuenta que el consumo de cine nacional en España es ciertamente minoritario, ya que no llega ni al 20% de cuota de pantalla, y además hay un montón de gente que rechaza esta celebración en bloque, como demuestra el Trending Topic #BoicotALosGoya. Pero no pasa nada.

Por eso mismo hemos decidido hacer nosotros mismos un resúmen en forma de nuevos pósteres de las películas nominadas. De esa manera, cuando salgan Dani Rovira, Carmen Machi o Joaquín Reyes a hacer guiños en alusión a las películas, cuando Carlos del Amor se emocione sobremanera por los premios que se va a llevar Raúl Arévalo (porque más de uno y más de dos parece que se va a llevar), entenderemos mejor de qué van esos largometrajes que, glups, aún no hemos visto.

Y por si te apetece, aquí intentamos hacer un decálogo de por qué solemos decir que odiamos el cine español junto con algunos motivos para darle una oportunidad a todo ese amplísimo espectro de la cartelera.

Tarde para la ira, de Raúl Arévalo

Tarde Para La Ira

Que Dios nos Perdone, de Rodrigo Sorogoyen

Que Dios Nos Perdone

El Hombre de las Mil Caras, de Alberto Rodríguez

El Hombre De Las Mil Caras 226345831 Large

Julieta, de Pedro Almodóvar

Julieta

Un Monstruo Viene a Verme, de J.A. Bayona

Un Monstr

La Reina de España, de Fernando Trueba

Lareinadeespanacartel

Ejem, ahora sí

Lareinadeespanacartel Magnet

100 Metros, de Marcel Barrena

knm

El Olivo, de Icíar Bollaín

El Olivo

María (y los demás), de Nely Reguera

Maria Y Los Demas Fix

En tiempos de Trump, los anuncios de SuperBowl han decidido unir a todas las razas... en el consumismo

$
0
0

Snip 20170206132135

Acaba de tener lugar el único evento de fútbol americano que le interesa a los no aficionados a este deporte (o a los reacios a los espectáculos deportivos en general). Aunque, un año más, esa final entre los Patrios y los Falcons ha vuelto a quedar eclipsada por la parafernalia publicitaria que deja cada año miles de millones de dólares en forma de ganancias (directas e indirectas) del evento.

Pero algo han tenido de especial los anuncios de este año uno de la nueva era Trump: el mensaje de buena parte de las compañías se ha centrado en responder al clima político imperante, y lo ha hecho reflejando unos mundos dentro de sus imágenes que defienden la tolerancia y el respeto mutuo antes que el patriotismo segregacionista que se ha vivido en el país en los últimos tiempos.

Esto ha quedado patente, por ejemplo, en el video de Michelin, que ha hecho hincapié en cómo personas de toda procedencia podrían terminar necesitando de sus neumáticos mientras suena de fondo una inspiradora canción de José González.

Más evidente es el crisol de culturas en el nuevo anuncio de Google. Gays, judíos, indios, hispanos… Todos tienen cabida en este spot de un minuto en el que cada uno de los grupos sociales ha necesitado de la ayuda de Google Home.

El mensaje del gigante de la tecnología podría pasar como un simple anuncio multiétnico exportable a cualquier contexto político. Pero otros anuncios han sido más directos. Budweiser, sin ir más lejos, adaptaba la historia del inmigrante alemán Adolphus Busch al llegar a Estados Unidos y luchar por la bandera de barras y estrellas mientras soportaba los gritos de “vuélvete a tu país” para después crear una de las compañías cerveceras más exitosas de Estados Unidos.

Esta fábula, por cierto, conecta con una reciente campaña de los demócratas en webs y redes sociales bajo etiquetas como #ImmigrantsMakeAmericaGreat por las que han querido exponer los beneficios de aceptar la entrada de inmigrantes en el país. “Einstein fue un inmigrante” es un ejemplo de los potenciales logros económicos o intelectuales que pueden lograrse al acoger a extranjeros.

Oh beautiful for spacious skies, por tus olas de granos de ambar

Aunque nada parece más patriótico, consumista y 100% norteamericano que el spot de Coca-Cola, subtitulado “Creemos que América es hermosa y que la Coca-Cola es para todo el mundo”. En él, una miríada de voces de distintas lenguas cantan el himno estadounidense y disfrutan de unos momentos propicios para la ingesta de soda azucarada, todo ello pasado por un filtro cromático azafranado. La visión de esta América plural suscitó algunas molestias entre los espectadores, que se organizaron en torno al hashtag #BoycottCoke para criticar a la empresa durante el partido.

Eso sí, la palma se la lleva AirBnB, que ha hecho el que probablemente sea el anuncio más obvio en sus pretensiones de denuncia política. La misma compañía que hace unos días le ofreció alojamiento gratuito a las víctimas de la nueva normativa antiinmigratoria cuenta también, recordemos, con un historial de problemas de gestión en su plataforma por el racismo que demostraban los anfitriones particulares a la hora de aceptar o no las reservas de personas negras.

Así, exhibiendo una declaración de intenciones al respecto de este tema, emitía AirBnB en la Super Bowl una especie de homenaje al Black or White de Michael Jackson por el que “el mundo es más hermoso cuanto más aceptas”.

Estos son los anuncios que más claramente han defendido una visión progresista, pero otros han querido ver también una tendencia al rechazo del nuevo presidente electo en otros videos. Arnold Schwarzenegger, uno de los enemigos públicos de Trump, soltaba un “Hasta la vista Baby” al tiempo que soltaba bombas contra el ejército enemigo del videojuego que estaba promocionando, cosa que para ciertos usuarios era un reclamo para ganarse las simpatías del público antriTrump.

Ni contra Trump ni contra el racismo: a favor del cliente

Pero este cúmulo de señales promigratorias son más bien fruto de la casualidad, o mejor dicho, de un objetivo de las compañías por crear una imagen cultural mixta independientemente de los actos del gobierno. Este tipo de anuncios, aunque cortos, llevan meses de preparación, y es posible que algunos de ellos se hicieran incluso antes de saber que fue Donald Trump y no Clinton a quien finalmente eligieron las urnas.

Es aún más cómico el caso del anuncio de Coca-Cola. El video que más críticas se ha ganado entre los espectadores es precisamente un spot realizado tres años atrás. Cuando se emitió entonces no despertó ningún sentimiento de rechazo entre su público.

Lo que sí podrían haber pensado los publicistas, aparte de la buena imagen que da el defender la concienciación social, es en las estadísticas de expectativas de crecimiento de población de Estados Unidos para los próximos años. Los blancos dejarán de ser la mayoría social en menos de dos generaciones (ahora mismo son el 52%), y las demografías de consumidores se diversificarán rápidamente, con lo que, si quieres que tu producto llegue al público general, ya está dejando de ser útil presentar a las personas blancas como comprador por defecto.

Y ahora, de manera totalmente gratuita y no relacionada con el artículo, dejamos el spot también emitido durante la Super Bowl del sexy, sexy Don Limpio.

Bayona ya tenía todas las claves de su salto a Hollywood cuando dirigió a Camela (y tenemos las pruebas)

$
0
0

Monster

Podemos decirlo ya: J. A Bayona es el Spielberg español. Después de arrasar por tercera vez consecutiva en los Premios Goya como lo ha hecho este fin de semana con Un Monstruo viene a verme, después de destrozar otro récord histórico para la taquilla nacional... no podemos seguir eludiendo que estamos ante uno de los cineastas más importantes de la historia de nuestro cine.

Pero, aunque el público mayoritario empezara a seguirle la pista con Lo Imposible (o los más cinéfilos antes aún con El Orfanato), en realidad el barcelonés ya destacaba con naturalidad mucho antes. Aunque no lo supiéramos hasta ahora, este joven realizador estaba dejando su impronta en varios de los vídeos musicales más importantes de la esfera 40 Principales, y en ellos se erigía como firme candidato a convertirse en futuro director hollywoodiense. Esto último ya lo ha conseguido: tiene entre manos la dirección de Jurassic World 2.

Hemos querido hacer justicia a su pasado fílmico, así que aquí te mostramos cómo Bayona ya era Bayona cuando filmaba videoclips de Camela.

Primera etapa: el Bayona de OBK

Es muy posible que de OBK Bayona aprendiera el ritmo. El grupo de electropop catalán fue el primero en confiar en este joven director, y por eso filmaron con él hasta trece de sus videos musicales.

Uno de los primeros de esta etapa inicial, Tú Sigue Así, mostraba una historia sobre la vida nocturna de un joven adicto a la adrenalina, un pequeño cuento pequeño cuento tan tétrico como atractivo. Drogas, vídeos dentro de vídeos, decadencia… ¿Una referencia explícita a Zulueta?

Nótese su habilidad para pensar en imágenes y en planos sorprendentes desde los inicios. Aquí una idea claramente influenciada por la escena del espejo de Contact, de Robert Zemeckis.

Jordi Sánchez y Miguel Arjona apostaron musicalmente en Falsa Moral por una balada más melancólica. Aquí vemos surgir uno de los pilares más importantes del cine de Bayona: la obsesión por pulsar los interruptores emotivos al estilo del cine ochentero hollywoodiense.

Por cierto, Bayona quiso con esta historia sobre un amor prohibido entre alumno y profesora hacer un tributo a Cuentos Asombrosos, una serie de televisión dirigida en los años 80 por el mismísimo Spielberg. La sobriedad, los tonos sepias, los planos recursos-detalle. Suben los violines y el director hace zoom al rostro de dos ancianitos… No, yo tampoco pensaba soltar hoy la lágrima con una canción de OBK. El embrión de la llorera de Lo Imposible ya estaba ahí.

Durante la etapa OBK Bayona ya empieza a experimentar con diferentes tonos y texturas, creando secuencias abstractas mediante las que transmitir mensajes algo más ambiciosos. Sí, ahí sale Superman, pero no pierdas detalle de esos murales de Jordi Lavanda.

Como ves, en Quiéreme Otra Vez Bayona juega claramente con las referencias pop y la erótica que la misma nos provoca para visualizar esta canción sobre el placer negado.

Un ejemplo más de su protovisión como cineasta: en Sin Rencor vemos una Barcelona postapocalíptica en la que un grupo de dirigibles sobrevuelan la ciudad. De uno de ellos baja una familia nuclear popularizada en los años sesenta, como si hubieran viajado desde el pasado, y que se carga a tiros a los miembros del grupo. Esto es una crítica sobre los reacios a las uniones homosexuales. Sí, Bayona ya estaba curtiendo su talento para la metáfora visual sobre las grandes cuestiones humanistas. Está ahí el cine "con mensaje".

Segunda etapa: la huella de Camela

Aunque si alguien logró empujar su carrera en este período inicial fue Camela. Y así lo afirma él mismo en las entrevistas. J. A. Bayona ha trabajado extensamente con el grupo de electro-rumba más famoso de España, y si tanto gusta Camela entre uno y otro lago del debate sobre el gusto popular, es en buena parte por el nivel que alcanza su proyecto musical gracias a los videoclips que hicieron con el director.

El mismo estilo surrealista, aunque con mayores recursos, puede apreciarse en El calor de mi Cuerpo.

Aquí Dionisio y María de los Ángeles viven en un mundo hippie e infantil que simboliza la esperanza en el amor que está por revivir, tal y como explica la letra de la canción. ¿Será ese acercamiento al universo infantil una señal de lo mucho que le interesará después tratar el tema del cuento como narrativa de cohesión social en Un Monstruo vino a Verme?

Atención a este fragmento: no por nada es un confeso amante del cine de Terence Malick.

Aunque, desde luego, si ya hay una joya de la corona en su carrera como realizador de videoclips es Cuando Zarpa el Amor, la gran epopeya épica en clave western del grupo rumbero. Referencias a Leone aparte, en este vídeo ya se percibe la clara capacidad de Bayona para pensar en imágenes, probablemente desde el storytelling. Una economía de la narración visual digna de Will Eisner.

No podemos decir que Camela sea precisamente el mejor tándem de actores de la historia, pero el retrato de la infancia que hace con los dos jóvenes actores del corto musicado ya demuestras también su talento para la dirección de los más pequeños.

Pero más importante aún. En este vídeo ya se ve lo bien que el Bayona guionista se maneja con los clímax, el punto fuerte gracias al que ha logrado dejar a más personas conmovidas en las butacas que ningún otro director español reciente. Si ese duelo final entre vaqueros estuviera protagonizado por Clint Eastwood nadie se habría permitido mirar de manera irónica ese video.

Última etapa: el Bayona exitoso e internacional

De ahí vinieron después Pastora Soler, Fangoria o Nena Daconte. Después Keane, con quien le vimos trabajar muy cómodo en un contexto internacional, otro de los sellos de Bayona.

Es evidente que Disconnected le sirvió a Bayona como campo de pruebas de los altos valores de producción. De hacer un par de trucos digitales que luego tendría que aplicar en Lo Imposible.

Y ya en esta pequeña pieza de 2012 dejaba claro no sólo estar a favor del CGI, sino de querer tirar de este recurso en sus películas. Cuidándose eso sí de no causar aberraciones estéticas, intentando aplicar sólo la cantidad justa para que los espectadores crean en lo fantástico, tal y como ha logrado con ese último monstruo que ha arrasado este año en taquilla.

En conclusión, J.A. Bayona siempre fue un gran realizador y su personalidad creativa estuvo presente desde el primer minuto en cada una de sus obras. El caso de Bayona-Camela o Bayona-OBK nos funciona perfectamente como demostración de que la genialidad creativa a veces está donde no creemos que debamos buscarla.


"Una serie de catastróficas desdichas": los macabros secretos detrás del último bombazo de Netflix

$
0
0

Catastroficas

El estreno este mes de la primera temporada de Una serie de catastróficas desdichas en Netflix nos da la excusa perfecta para explorar no solo estupenda serie, sino también la anterior encarnación de la historia, la película protagonizada por Jim Carrey. Pero sobre todo, para indagar en el origen de la desgraciada historia de los huérfanos Baudelaire, una saga de 13 libros escritos por un misterioso autor que se oculta bajo el seudónimo de Lemony Snicket.

Tenéis dos opciones: si sois personas sensibles y con juicio, renunciad a este macabro artículo y visitad un texto más jovial, en esta misma web tenéis muchos. O bien asumid que en la vida no todo son alegrías, y acompañadnos en este tenebroso descenso hacia el origen de las malhadadas vidas de los huérfanos Baudelaire y hacia la terrible mente maestra que entretejió sus catastróficas desdichas.

Trece libros, mucha mala suerte

Una serie de catastróficas desdichas cuenta las turbulentas existencias (no diréis que no avisamos) de los tres huérfanos Baudelaire: la inventora —y mayor— Violet, el lector Klaus y la bebé mordedora Sunny. Los tres pierden a sus padres en un incendio, y no tienen más remedio —hasta que Violet sea mayor de edad y herede la inmensa fortuna de los Baudelaire— que andar probando fortuna con distintos tutores, todos conocidos de sus padres, mientras evitan los maquiavélicos planes del primero de ellos, el Conde Olaf.

Olaf es un actor pésimo que, sin embargo, es capaz de adoptar distintas personalidades que engañan a todos los adultos. Pero no lo a los huérfanos Baudelaire, que pasan por innumerables calamidades escapando de Olaf y de sus planes para quedarse con la fortuna. La segunda mitad de la serie de libros contará cómo los huérfanos descubren una sociedad secreta llamada VFD, conectada tanto con Olaf como con sus padres.

Series Unfortunate Events First Three Books

El primer libro de la serie, Un mal principio, fue publicado en Estados Unidos en 1999 donde las aventuras de los Baudelaire han continuado hasta una última entrega, El fin, que apareció en 2006. En España los seis primeros fueron editados por Montena en 2004, los dos siguientes por Círculo de Lectores en 2007, y los cinco últimos permanecen inéditos, aunque cómo no, la bendita Internet te puede procurar buenas traducciones hechas por aficionados.

En cualquier caso, las ediciones en nuestro idioma están agotadísimas, pero que ese dato no te llame a engaño: la saga de Lemony Snicket ha vendido más de 65 millones de copias, ha sido traducida a 41 lenguajes y ha generado unos cuantos spin-offs (por ejemplo, la precuela de Una serie de catastróficas desdichas, la saga Preguntas equivocadas, de la que en España se han editado dos volúmenes —¿Quién puede ser a estas horas? y ¿Cuándo la vio por última vez?—, en tono de biografías ficticias del propio Lemony Snicket, una construcción fascinante por sí misma).

series

Pero... ¿qué tiene de particular esta serie para haberse convertido en un best-seller juvenil con su par de correspondientes encarnaciones audiovisuales? Posiblemente lo que caracteriza a la saga es su estilo —marcadamente literario hasta lo arcaico, incluso—, algo de lo que no pueden presumir otras franquicias young adult ni contemporáneas (Harry Potter nació solo tres años antes) ni posteriores (como Los juegos del hambre o Crepúsculo). De hecho, su estilo narrativo, retorcido, juguetón y metaliterario, aunque no pierde nunca su orientación juvenil, es tan acusado que ha acabado contaminando a la película y la serie, donde incluso ha adquirido rasgos más adultos.

Ese estilo literario está bañado en humor negro, en intertextualidad y en continuas rupturas de la cuarta pared gracias a la predominante presencia de Lemony Snicket, no exactamente un personaje más de la trama, pero tampoco exactamente un narrador omnisciente.

Referencias clásicas y un tono macabro y oscuro

Continuamente advierte que los hechos que va a narrar son demasiado terribles y macabros para los posiblemente impresionables lectores de los libros y les invita a que dejen la lectura a un lado o, como mínimo, que miren en otra dirección. Unos consejos que se repiten una y otra vez acentuando a la vez el tono ominoso y autoparódico de las historias, y que se refleja perfectamente en la letra de los fantásticos créditos iniciales de la serie de Netflix.

En una entrevista con AV Club, el autor que se esconde tras el seudónimo de Lemony Snicket, Daniel Handler, afirmaba que no eran una maniobra de marketing inverso (no compres, no leas, no mires), sino la forma natural en la que concibe su mundo de ficción: "Las historias están llenas de desgracias, y aún así, la desgracia acaba siendo levemente graciosa".

Caricaturas

Handler afirma, por ello, que adora a la gente que no tiene el sentido de la ironía imprescindible para entender los libros: "De vez en cuando me topo con gente que está honestamente impactada por los libros y que no entienden por qué alguien podría encontrarlos atractivos... encuentro encantadores, de algún modo, a este tipo de personas, aunque normalmente yo mismo no les gusto nada".

Este estilo nació de forma casi casual, cuando desde la editorial pidieron a Snicket que escribiera un resumen para la contraportada, y abrumado por la medianía estilística que abundaba en otros libros del género (afirma para AV Club, "llenas de falso entusiasmo y preguntas retóricas cutres") decidió incitar la curiosidad de los lectores con sentencias como "Yo tengo la triste obligación de escribir esos desagradables acontecimientos, pero a ti nada te impide cerrar inmediatamente este libro y leer algo más alegre, si es eso lo que prefieres".

Poca broma con esta metacuestión: posiblemente para muchos lectores juveniles la serie sea el primer contacto con un estilo de literatura posmoderna que han cultivado, para paladares más curtidos, gente como Thomas Pynchon, Jorge Luis Borges, Zadie Smirgh o David Foster Wallace. En Una serie de catastróficas desdichas la ficción se pliega sobre sí misma desde la presencia del autor como personaje a la forma de vender los volúmenes, y desde las continuas disgresiones sobre el idioma a las reflexiones acerca del poderoso material que se encuentra en los libros.

La historia en sí es el eterno relato del proceso de madurez de unos protagonistas inocentes, muy similar al de, sin ir más lejos, Harry Potter. Pero Lemony Snicket lo llena todo de referencias literarias y lingüísticas, así como chistes para entendidos en cultura gótica-pop. Entre los primeros, Lemony Snicket usa deliciosas aliteraciones y otros juegos formales en el lenguaje que, por desgracia, a menudo se pierden en las traducciones (por ejemplo, en muchos títulos de los libros: The Bad Beginning, The Wide Window, The Austere Academy).

En cuanto a los chistes y guiños que reverencian la cultura siniestra (de la novela gótica al cine de terror), son innumerables, empezando por el apellido de los protagonistas, que remite al autor de Las flores del mal (más aún, los nombres de pila son guiños a TS Eliot —Violet— y al turbio caso real del matrimonio Von Bülow —Sunny y Klaus—). Por supuesto, el banquero Poe es una referencia al creador de El cuervo, y uno de los disfraces de Olaf —de singular parecido fonético con el Conde Orloff, es decir, Nosferatu—, el Detective Dupin, es un guiño al investigador precedente de Sherlock Holmes, Auguste Dupin, creado por el propio Edgar Allan Poe.

Y así, un auténtico torrente de homenajes literarios o-no-tanto: el tío Monty, por supuesto, tiene una Pitón (y hace un guiño oscurísimo a un sketch de los Monty Python), y hay un Carnaval Caligari. Hay personajes que se llaman como los de La tempestad shakesperiana, hay una tal Georgina Orwell y, en fin, la amada Beatrice fallecida y añorada por Lemony Snicket con una dedicatoria al principio de cada libro puede ser la protagonista de La Beatrice, poema de (cómo no) Charles Baudelaire o la amada de Dante por la que éste bajó a los infiernos en La Divina Comedia.

Difuminando la línea de la literatura adulta y juvenil

Estos guiños van más allá de meras citas ocasionales o de un ir soltando nombres: toda la saga está empapada de una atmósfera de folletín, reforzada no solo por la historia de unos huérfanos desdichados, sino por los propios tics narrativos de Snicket. El autor juega continuamente a adelantarse a lo que va a suceder (lo que estáis leyendo es terrible, pero no es nada comparado con lo que queda por venir) o a resumir lo que ha pasado (a veces incluso re-narrándolo), todo ello acorde con el tono grotesco y de caricatura de todos los libros que da a la serie un delicioso tono serial.

Todo ello, por supuesto, va sumergido en un humor oscuro y macabro, pero no lo suficiente como para espantar a los lectores más jóvenes. Ese humor le ha valido a Snicket comparaciones con maestros de la sorna macabra como Roald Dahl o Edward Gorey, al que sin duda se puede sumar Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, que revolucionó la literatura para niños al negarse a incluir cualquier tipo de moraleja o enseñanza en las aventuras oníricas de su heroína, tal y como era habitual en los plomizos libros infantiles de la Inglaterra victoriana.

Unfor

Estos tres autores también tienen en común un humor turbio que los hace comprensibles para un público infantil y juvenil (que aún así, perciben que algo se les escapa, y ese algo es una fruta prohibida sumamente apetitosa), y ciertas connotaciones entre líneas que triplican la perversidad de las historias. Lemony Snicket afirmó, rebatiendo las acusaciones de que en realidad sus libros estaban pensados para un público adulto, que "la cosa con las referencias literarias y otras bromas es que algunos jóvenes las pescan y otros, no; y algunos adultos las pescan y otros, no. Por eso me resisto a hacer generalizaciones acerca de qué es para jóvenes y qué no lo es".

De hecho, es en el tema de las enseñanzas a los lectores más pequeños donde Lemony encuentra uno de sus gags recurrentes más utilizados: el de hacer un paréntesis extranarrativo para definir palabras que pueden parecer complicadas. Lo que al principio parece un mero running gag, con Lemony Snicket parodiando los libros que escondían lecciones de gramática tras una trama de aventuras, se convierte en un recurso más para definir a los personajes.

Os

Donde también hay cierta sorna con respecto a las tradiciones de los libros juveniles es en la reasignación de las personalidades del trío protagonista. La creadora de máquinas es Violet, una niña, mientras que Klaus suele tener un acercamiento más creativo y emocional a los dilemas, papel tradicionalmente asignado a los personajes femeninos. Finalmente, el bebé (una niña, además), es la fuerza bruta del trío, y la solución de última hora para muchas de las tramas por la vía del trompazo. Esas convenciones pervertidas son solo la punta del iceberg de una sistemática demolición que efectúa Snicket contra las normas impuestas, cómo no, por los adultos.

Todos los guiños están reforzados, además, por las ilustraciones originales de Brett Helquist, colaborador de Snicket desde la primera entrega, y que con sus diseños, portadas, ex libris y demás adornos gráficos refuerza el salto del lector a algo más próximo a un libro decimonónico que a un best-seller young adult.

Pero... ¿quién es Lemony Snicket?

Por supuesto, hay que diferenciar entre el personaje de ficción que transmite al lector, con ese tono entre la sorna y la honesta preocupación, las aventuras de los Baudelaire, y el autor real que se esconde tras el seudónimo: Daniel Handler.

Lemony Snicket, dice su biografía oficial, "nació antes que ustedes, y probablemente muera también antes que ustedes". Su vida parece haber estado llena de emociones e infortunios. Snicket vive consagrado a contar la historia de los Baudelaire pese a poner con ello en peligro su propia vida, y por eso al final de cada libro de Una serie de catastróficas desdichas hay una nota de Snicket al editor indicándole dónde encontrar el siguiente manuscrito de la serie, indicaciones que según avanza ésta se vuelven más y más crípticas y complicadas de interpretar.

Entre los chistes más logrados en torno a esta eterna vida de huída y ocultación está la edición original en 2002 de Lemony Snicket: Unauthorized Autobiography (prologada, irónicamente, por Daniel Handler), y que incluye una sobrecubierta falsa, perteneciente al libro The Pony Party (La fiesta del pony), de Lenoy M. Setnick (anagrama de Lemony Snicket), autor de la saga The Luckiest Kids in the World ("Los chicos más afortunados del mundo”). Otro chiste intertextual que esta vez interpela directamente al lector, pidiéndole que entre en el jocoso mundo de espías de tebeo de Lemony Snicket.

Por su parte, Daniel Handler, su alter ego, es un autor de San Francisco poco publicado en español. Por ejemplo, sus novelas para adultos permanecen inéditas. Es amigo del también muy lemonysnicketiano Stephin Merrit, de los Magnetic Fields, con los que ha colaborado en algún momento tocando el acordeón: juntos fundaron The Gothic Archies, una banda de que puso banda sonora a las versiones en audiolibro de las primeras entregas de la serie, así como algún inquietante videoclip de promoción de la última entrega.

Un accidentado largometraje

El desarrollo de la película inspirada en la saga comenzó en cuanto los primeros libros salieron a la venta y se certificó su asombroso éxito. Nickelodeon Movies compró los derechos, Paramount Pictures (dueña de Nickelodeon) decidió producirla y Scott Rudin, productor de la misma, escogió como director a Barry Sonnenfeld, director de las películas de La familia Addams, y que muy acertadamente veía afines en tono y estética a la posible película. Ya en 2002 había unas cuantas cosas claras sobre la mesa: Jim Carrey sería Olaf, el guión lo escribiría el propio Daniel Handler y sería un musical.

Los problemas comenzaron en 2003 cuando Sonnenfeld consideró que el presupuesto de Paramount de cien millones de dólares era insuficiente y decidió abandonar la producción junto a Rudin, aunque ambos acabaron recibiendo crédito de productores ejecutivos. Para entonces Handler llevaba escritos ocho borradores del guion, y su falta de entendimiento con el nuevo director, Brad Silberling, le llevó a ser sustituído por Robert Gordon mientras le fecha de estreno se seguía retrasando.

El resultado de los vaivenes es una película muy interesante debido, principalmente, a que a menudo sabe entender el tono de los libros originales y adaptarlo al lenguaje cinematográfico. A la película le cuesta mantener el tono del arranque y elimina a Lemony Snicket de la narración, convirtiéndolo en una ominosa sombra que desde una torre desvencijada cuenta la historia. Es cierto que todo apunta a que en una hipotética secuela la presencia de Lemony Snicket habría estado más acentuada, como sucede en la serie de Netflix.

No es el peor problema de la adaptación: los subversión de los roles clásicos de los niños se sabotean, por algún motivo, y Klaus deja de ser un ratón de biblioteca y adopta un más tradicional papel de eterno salvador de sus hermanas en peligro. En algún momento incluso llega a crear inventos disparatados para salir de los aprietos, un papel que habitualmente tenía adjudicado Violet y que aquí incluso llega a ser la encargada de preparar la comida para el Conde Olaf y sus secuaces porque... bueno, es lo que hacen las niñas.

Lemony Snicket Di Jim Carrey como Olaf.

En todo lo demás, sin embargo, el trabajo de Silberling es estupendo: el diseño de producción se encargó a Rick Heinrichs —los decorados, en una de las decisiones más acertadas de la película, no son digitales, sino que están construidos de verdad—, el diseño de vestuario a Colleen Atwood y la fotografía a Emmanuel Lubezki. Todos los actores están excepcionales empezando, cómo no, por Jim Carrey como el Conde Orlof y continuando por Meryl Streep como la histérica tía Josephine. Es cierto que las interpretaciones de ambos son caricaturescas en exceso, lo que hace que sean más grotescos que siniestros, pero tienen bien pillado el tono febril y de eterno desprecio a quienes no son adultos.

Una (de momento) afortunada adaptación en formato serie

Aunque la película estuvo lejos de ser un fracaso (140 millones de dólares de presupuesto, más de 200 de recaudación), una serie de, digamos, catastróficas desdichas impidieron que se produjera una secuela. Paramount vivió una serie de cambios en su directiva que paralizó unos cuantos proyectos, entre ellos el de esta secuela. Pronto quedó claro que la única forma de continuar la historia de los gemelos Baudelaire era reiniciando la historia, ya que los jóvenes protagonistas habían crecido.

Netflix, por su parte ha afrontado esta producción con un objetivo claro: hacer una serie familiar que a nivel de factura visual e impacto mediático consiga lo que House of Cards llevó a un público adulto. Para ello se dirigió a la raíz del problema de la película, y contactó con Barry Sonnenfeld para que la produjera y dirigiera y a Daniel Handler para que la escribiera, adaptando sus propios libros y dándoles total libertad creativa. La idea, según Brian Wright, responsable de Contenido Familiar de Netflix, era "permanecer fiel al tono del original”.

Paradojicamente (o no), los grandes logros de la película se repiten aquí. Uno de ellos son los escenarios, que muy acertadamente no son digitales: Bo Welch, colaborador habitual de Tim Burton, se encarga de construir escenarios, gigantescos y pictóricos, que pierden ese aire steampunk del film y retoman la brumosa atmósfera triste de las portadas de los libros.

Otro de los grandes logros de la película que aquí no solo se respetan, sino que se multiplican, es la confianza en un monumental reparto: Neil Patrick Harris está sencillamente perfecto como Olaf, limando lo grotesco de la interpretación de Jim Carrey y devolviendo algo de esa amenaza viscosa que había en los libros. Handler, ya inmerso en la escritura de la confirmada segunda temporada, garantiza que habrá más momentos de lucimiento melódico para Harris. Y no es el único actor brillante: junto a nombres como Joan Cusack, Will Arnett o Catherine O’Hara destaca sin duda Patrick Warburton, que da vida a un delicioso Lemony Snicket mucho más presente en la historia que en los libros originales.

Lemony1

Aunque sin duda, y por encima de todo ello, el principal logro de la serie es no bajar el nivel de exigencia que ya los libros tenían para con sus espectadores. Divertida pero muy inteligente, Una serie de catastróficas desdichas encontró quizás su principal seña de identidad en su insistente negativa a tratar a los lectores más jóvenes como idiotas. Y eso es, básicamente, lo que convierte a esta joyita de Netflix —quizás la mejor producción propia de la historia del canal— en una adaptación imprescindible.

Desde el primer roce hasta la ruptura: el vídeo que resume de forma perfecta la relación en pareja

$
0
0

Meandyou

Hemos escuchado tantas cosas acerca del amor que ya no sabemos qué es cierto y qué no lo es. Pero si a esto le sumamos que ninguna experiencia es igual y que los medios nos tratan de vender una idea idílica de lo que es el amor, entonces esa idea se complica aún más.

Hoy no toca entrar en el complicado debate sin fin acerca de si el amor existe, pero al estar en febrero, que en muchas regiones se cataloga como el "mes del amor", creímos que era un buen momento para volver a ver uno de los cortos más increíbles acerca de la relación en pareja. 'Me & You ♥ A Love Story' nos cuenta de forma magistral el principio y el fin de una relación, con todo y sus claroscuros.

'Tu & Yo ♥ Una historia de amor'

El amar a alguien es uno de los sentimientos más increíbles que existen en el ser humano, pero también uno de los más dolorosos, ya que siempre solemos creer que ese sentimiento será para toda la vida. Si tenemos suerte, estaremos con esa persona hasta el final de nuestros días, pero en caso de que no sea así nos enfrentaremos a un ruptura, la cual podrá ser más o menos dolorosa dependiendo de la conexión que hayamos construido con el tiempo.

El corto tiene una narrativa estupenda, ya que todo ocurre en una habitación a través de un plano cenital, donde nos convertimos en testigos de la conexión entre un par de jóvenes. Aquí veremos desde el primer roce de sus manos, hasta la inevitable ruptura, pasando por las peleas, el deterioro de la relación, el caos, la falta de comunicación, hasta la pérdida de interés.

Además de la original forma de contar la historia, nos enfrentamos a diversos simbolismos dentro de la habitación que acompañan a cada una de las etapas de esta relación. Las goteras, el desorden, el muñeco de peluche, los colores, la cama, y muchas más. Todo esto hace que la mayoría de los espectadores se sientan identificados, ya sea porque recuerdan ese sentimiento de amor/odio/abandono, o porque se vuelve una forma simple de entender las relaciones humanas, donde lo más importante de todo es que la vida sigue.

El corto fue dirigido por Jack Tew hace dos años, pero hasta la fecha sigue siendo uno de los cortos más buscados y compartidos en internet. Por si tienen curiosidad, también hay un 'detrás de cámaras' que nos ayuda a entender cómo se filmó este magnífico cortometraje.

En Magnet | El hermoso corto animado sobre el día en que la muerte se enamoró de la vida

¿Te gustó John Wick? Bien, pues han hecho el tráiler de la peli de tus sueños: Dog Wick

$
0
0

Sddefault

Un misterioso hombre torturado, encarnado por un hierático Keanu Reeves, recibe en su casa un regalo. Un precioso cachorrito beagle que hizo que a los espectadores este título de culto de 2014 se les cayera la baba al instante. No llevamos ni 10 minutos de película y ya nos hemos encariñado con Daisy como si fuera nuestro propio hijo. Y en uno de los mayores atropellos emocionales de los últimos años en el séptimo arte, van y lo aniquilan ante nuestras narices.

Ese hecho traumático que se ha quedado grabado en la mente de todos los espectadores de la película (por favor, hasta los críticos saben que el can era lo mejor de John Wick, hostias aparte) ha ganado ahora su mejor respuesta gracias al trabajo de Rocket Jump.

La compañía de entretenimiento ha reimaginado la película como si quien hubiese fallecido fuera Keanu y el superviviente hubiera sido el pequeño perro. Que, por supuesto, vive idénticas en sus carnes las aventuras de este asesino profesional. Matando a villanos por doquier.

La parodia llega en un momento perfecto para promocionar el estreno de la segunda parte del thriller dirigido por Chad Stahelski, que se estrena este fin de semana rivalizando en cartelera con la segunda parte de 50 sombras de Grey. Pasión acomodaticia contra adrenalina, medias de seda contra género bien ejecutado.

Aunque en el fondo, han sido estos cómicos del falso tráiler de Dog Wick los que han canalizado nuestros deseos como espectadores. Una película protagonizada por el pretexto argumental más carismático del mundo quebrando rótulas mientras ladra por la muerte de su amo. La gente en redes sociales está entusiasmada con el descubrimiento, y no les culpamos. Como dicen por aquí, esto es como para volver a creer en la magia del cine.

Keanureevespup

Va por ti, Daisy.

Detrás de cada plano hay (a veces) un cuadro pintado siglos atrás. Aunque no siempre los veas

$
0
0

Portada3

El arte audiovisual está estrechamente ligado al arte pictórico. Lo vimos de forma reciente con motivo de la composición geométrica de muchísimas escenas icónicas de algunas de nuestras películas favoritas: ejercen no sólo de mero aderezo estético, sino también de herramienta narrativa. Pero la conexión va mucho más allá: de igual modo, es posible encontrar cuadros, obras de arte, detrás de algunas escenas míticas de la historia del cine.

Es lo que ha tratado de resumir en dos vídeos distintos el artista audiovisual Vugar Efendi. Ambos han gozado de un recibimiento viral en las redes, dada su capacidad para transformar una escena de, por ejemplo, Lost in Translation, en un cuadro de John Kacere. Hay muchos más, claro, tanto deudores de artistas mucho más antiguos como el maravilloso Bosco como películas que se remontan a los orígenes del arte cinematográfico.

Goya, Bruegel, Magritte, Dix, Constable y David se intercalan aquí con Coppola, Payne, Luna, Spielberg, Kubrick o Tarkovsky. La inspiración en ocasiones torna en abierto homenaje, aunque en algunas escenas se insertan dentro de planos más amplios y con más elementos visuales. Lo relevante, sin embargo, es la capacidad mimética del cine y las obras pictóricas clásicas, y como los fundamentos elementales estéticos y narrativos de una escena estática, de una composición visual, pueden pervivir a lo largo de los siglos.

Estos son los dos vídeos elaborados por Efendi:

Y estos son algunos ejemplos:

Arte1

Arte2

Arte3

Arte4

Arte5

Arte6

Arte7

Arte8

Arte9

Arte10

Arte11

Arte12

Arte13

Arte14

Arte15

Arte16

Arte17

Arte18

Arte19

La historia de la magia del cine está en este repaso de los ganadores a Efectos Especiales de los Oscar

$
0
0

Jurassic Park

Nada, no queda ya nada para que dé comienzo la nueva ceremonia de los Oscar. Los medios ya han hecho su repaso a las candidatas, las predicciones de los futuros ganadores y también han echado la vista atrás para analizar todo lo que nos han aportado a nuestra memoria cinéfila los 89 años en los que se lleva celebrando este evento.

¿Todo? Bueno, siempre hay algunas categorías más destacadas que otras. Así, mientras los medios se acuerdan cada temporada de muchos de los actores protagonistas o los directores, años después nos cuesta recordar algún ganador de guión o muchos de los que se alzaron con la estatuilla en Efectos Visuales. ¿Sabrías decir quién se lo llevó en la edición anterior? ¿Marte (The Martian), Mad Max: Furia en la Carretera o Ex Machina?

Tal vez inspirados por lo que esta fantasiosa categoría nos ha ido regalando, en cómo los ganadores han ido haciendo evolucionar los trucos que subyacen a eso que llamamos “magia del cine”, los de Burguer Fiction han querido tirar de hemeroteca y rendir un homenaje cronológico a los efectos visuales de las películas de la historia de los Oscar.

En realidad, este premio no se empezó a repartir anualmente como "Efectos Visuales" hasta 1963, cuando la categoría ya estaba más asentada y se entendió que era una condición crucial en muchas de las producciones que vemos cada año. Pero antes de esa fecha la Academia también concedió en determinados momentos algunos premios a Mejores Efectos Especiales a las películas más punteras en ese campo y que combinasen la innovación visual con la sonora.

Así que aquí lo tenemos, un repaso tan variopinto en el que caben desde Alas (1927) hasta Parque Jurásico (1993), 2001: Odisea en el Espacio (1968) o Babe el Cerdito Valiente (1995). Una historia con períodos en los que el cine de aventuras disfrutaba llevando a la gran pantalla monstruos gigantes, otras en las que las guerras tomaron todo el protagonismo y otras épocas en las que la carrera espacial hizo mella en la creatividad de los ilusionistas.

Al menos tres directores destacan en esta cronología del efecto visual: George Lucas, Steven Spielberg y Peter Jackson, teniendo cada uno de ellos varias películas triunfadoras en esta categoría. Ahora bien: ¿quién ganará este año? Los nominados son Rogue One: Una historia de Star Wars, Kubo y las Dos Cuerdas Mágicas, El Libro de la Selva y Marea Negra. Sólo nos quedan 14 días para descubrirlo.

Y algunas de las ganadoras son...

Ssdthttvxbsziptxn4y2

Giphy 3

Raw

Giphy 1

Giphy

Tumblr N5ojgzsaaf1r3puz4o2 500

Viewing all 842 articles
Browse latest View live